October 27, 2018

Atul Dodiya @ Galerie Templon, Paris

Atul Dodiya, The Fragrance of a Paper Rose
Galerie Templon, Paris
27 octobre - 22 décembre 2018

La Galerie Templon présente pour la première fois depuis 5 ans à Paris le pionnier de l’art contemporain indien Atul Dodiya. L’artiste a conçu une exposition inédite autour du peintre Morandi, célébration de la beauté d’un monde hanté par la peur de la perte, réunissant de nouvelles oeuvres hybrides - peintures, installation et cabinets de curiosité.

Un dialogue du film de Federico Fellini La Dolce Vita est le point de départ de l’exposition : lors d’une réception, face à un tableau de Morandi, le héros exprime sa fascination pour le calme et la beauté de la composition du peintre, avant de révéler son angoisse devant cette sérénité apparente : ‘la paix me fait peur, peut-être plus que tout. J’ai l’impression qu’il ne s’agit que d’une façade qui cache le visage de l’enfer’. L’exposition d’Atul Dodiya s’articule ainsi autour de cette tension entre émerveillement et menace de destruction.

Vingt peintures directement puisées du film inaugurent le parcours. Ensuite une série de peintures inspirées par les fresques italiennes de la Renaissance convoque, au milieu de paysages d’Arcadie, des figures de saints autant que du Dieu Shiva, comme sauveurs d’un environnement menacé par l’effondrement. La colonne de Brancusi y devient un motif abstrait récurrent. Atul Dodiya mêle les références autant qu’il marie les techniques (peinture à l’huile, mastic, stratifié) pour offrir à sa peinture une matérialité inédite. Trois grandes vitrines réunissent des objets trouvés et photographies d’Atul Dodiya, agissant comme des rappels de l’oeuvre de Morandi. On y trouve la fleur en papier que le peintre italien utilisait comme modèle et qui donne son titre à l’exposition. Bien que rigide et sans vie, elle manifeste la beauté de la création dont on peut, malgré tout, imaginer profiter du parfum.

Atul Dodiya a été le premier à jeter des ponts entre art indien et occidental. L’expérience d’une année de formation à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris au début des années 1990 a été fondatrice. De la même génération que Subodh Gupta, Bharti Kher ou Sudarshan Shetty, il a emergé sur la scène internationale en même temps qu’eux dans les années 2010. Son oeuvre fait voisiner culture populaire et références au cinéma ou à la littérature. Derrière l’humour et la poésie, la politique reste un de ses sujets de prédilection.

ATUL DODIYA, né en 1959, vit et travaille à Mumbai. Il est représenté dans les collections de nombreuses institutions internationales, dont celle du Mnam-Centre Pompidou. Il a pris part à la plupart des grandes expositions sur l’art indien organisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie ces dernières années : After Midnight : Indian Modernism to Contemporary India au Queens Museum de New York (2015), India: Art Now au musée d’ARKEN au Danemark (2012), La Route de la soie au Tri Postal à Lille et Paris Delhi Bombay au Centre Pompidou (2011), Inside India au Palazzo Saluzzo Paesana Turin et The Empire Strikes Back à la Saatchi Gallery de Londres (2010), Indian Summer à l’Ecole des Beaux Arts, Paris (2000). Il a également a participé à la Documenta de Kassel en 2007, à la Biennale de Gwangju (commissaire Okwui Enwezor) en 2008, à la Biennale de Moscou (commissaire Jean-Hubert Martin) en 2009, à la Biennale de Kochi en 2012. En 2014 le Bhau Daji Lad de Mumbai lui a consacré une grande exposition : 7000 Museums.

GALERIE TEMPLON
30 rue Beaubourg, 75003 Paris
www.galerietemplon.com

October 26, 2018

Michael Krebber @ Greene Naftali Gallery, New York

Michael Krebber
Greene Naftali Gallery, New York
October 26 – December 15, 2018
"All languages being cousins beneath the skin, in other words?”
—Ian Watson, The Embedding
Greene Naftali presents Michael Krebber’s seventh solo exhibition at the gallery, and his first since the artist relocated to New York City. The exhibition features new paintings based on iterations of coded painterly gestures, executed in only two colors.

These gestures, which repeat and accrue across the exhibition, transform into an assembly of signifiers that read like a novel.

Michael Krebber’s practice has consistently been characterized by strategies that offer a distinct commentary on painting and art exhibitions, functioning by establishing and obliterating its own constitutive elements in order to tell a joke that continues again and again. With this new body of work the artist moves towards a blur of painterly and textual structures that establish a visual grammar through an abstract compositional method. The interlacing goes back and forth, interweaving the blank ground of the canvas into the painting, resurfacing fore- and background. The paintings in this exhibition play a dual role, as an essence in and of themselves. Yet with their contingency upon a highly coded system, these works do not offer to complete or resolve.

Born 1954, Cologne, Germany, Michael Krebber lives and works in New York. Recent solo exhibitions include The Living Wedge (Part II), Kunsthalle Bern, Bern (2017); The Living Wedge, Serralves Museum, Porto, (2016); Greene Naftali, New York (2015); Museum Ludwig, Cologne, 2015; Les escargots ridiculisés, CAPC musée d’art contemporain, Bordeaux, (2012); and Greene Naftali, New York (2011). His work is in the collection of Museum of Modern Art, New York; CAPC musée d'art contemporain, Bordeaux; Hamburger Bahnhof – Museum of Contemporary Art, Berlin; Museum Ludwig, Cologne; and Museum Brandhorst, Munich. He was awarded the Wolfgang Hahn Prize by the Museum Ludwig, Cologne, in 2015.

GREENE NAFTALI
508 West 26th Street, New York, NY 10001
www.greenenaftaligallery.com

October 7, 2018

Mark di Suvero @ Paula Cooper Gallery, New York

Mark di Suvero: Hugs
Paula Cooper Gallery, New York
October 6, 2018 - February 28, 2019

Paula Cooper Gallery presents the installation of Mark di Suvero’s monumental steel sculpture Hugs at 220 11th Avenue, New York. Organized on the occasion of the gallery’s fiftieth anniversary, the installation is located down the street from its new primary space at 524 W 26th Street. The presentation honors Mark di Suvero’s long history with the gallery, having first collaborated with Cooper at Park Place Gallery (1965-67) and later at the Paula Cooper Gallery—including the second exhibition in 1968, and most recently in a one-person show in 2018. The sculpture is presented in collaboration with the Moinian Group and Alex Brotmann Art Advisory.

Throughout his sixty-year career, Mark di Suvero has created vibrant and dynamic works, which fuse vitality and improvisation with complex construction. Standing over fifty feet high, the pyramidal structure Hugs, is composed of steel I-beams whose three legs intersect in a central, curved form. Its expansive scale allows viewers to engage physically with the work, inducing a kinesthetic response as one walks under and around to perceive it from shifting vantages. Democratic accessibility and viewer participation have long been driving principles in Mark di Suvero’s artistic practice:
“When one is an artist, one wants to do art that is meaningful to a lot of people. Most art is shown in museums and galleries, which eliminates a whole population. By putting it out on the streets, you open it up to the world … there’s a great thing that happens when you have outdoor works where people are interacting and searching … I like to do interactive work. I really believe that the piece needs to be all the way around you. We see in about 210 degrees, but you feel what there is at the very edge of vision. With sculpture, you can get inside of it. It gives you a different kind of a feeling.” (Mark di Suvero, interviewed by Brienne Walsh: “Orgasmic Space: Q+A With Mark di Suvero,” Art in America, July 1, 2011)
Born in 1933 in Shanghai, China, Mark di Suvero first came to public prominence in 1975 with a display of his work in the Jardin des Tuileries in Paris—the first for any living artist—and a major retrospective that same year at the Whitney Museum of American Art in New York. This exhibition featured his large-scale sculpture in public sites throughout all five boroughs of the city. The artist has had acclaimed international exhibitions in Nice (1991), Venice (1995, on the occasion of the 46th Venice Biennale) and Paris (1997), among others. In 2011, eleven monumental works were installed on Governors Island in New York Harbor. Organized by Storm King Art Center, this marked the largest outdoor exhibition of work in New York City since the 1970s. That same yearMark  di Suvero received the National Medal of Arts, the nation’s highest honor given to artists. In May 2013, the San Francisco Museum of Modern Art presented eight monumental sculptures in the city’s historic Crissy Field for a yearlong outdoor exhibition. In September 2016, two monumental works were installed on Chicago’s Lakeshore Drive through a partnership between the Chicago Park District and EXPO CHICAGO; they will remain on view through September 2019. One can also see a number of permanently installed Mark di Suvero sculptures at the Storm King Art Center in Mountainville, New York. The artist currently lives and works in Petaluma, CA.

PAULA COOPER GALLERY
524 West 26th Street, New York, NY 10001
www.paulacoopergallery.com

Stéphane Couturier / Fernand Léger, Musée national Fernand Léger, Biot

Stéphane Couturier / Fernand Léger
Musée national Fernand Léger, Biot
6 octobre 2018 - 4 mars 2019

Les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes invitent des artistes contemporains à exposer ou créer des œuvres dans le cadre d’expositions conçues en résonance avec les collections et le site du musée.

En 2018, le musée national Fernand Léger a souhaité mettre en lumière les riches correspondances thématiques et plastiques qui existent entre la peinture de Fernand Léger (1881-1955), pionnier de l’avant-garde de la première moitié du XXe siècle, et l’œuvre photographique de Stéphane Couturier, artiste français né en 1957. 

La rencontre de Stéphane Couturier avec l’œuvre du peintre a donné lieu à la création de photographies inédites,inspirées par la collection du musée : Stéphane Couturier a choisi le tableau intitulé Le Grand remorqueur, paysage industriel des bords de Seine peint par Fernand Léger en 1923, point de départ pour le photographe de nouvelles prises de vue, réalisées dans la ville de Sète à l’automne 2017.

L’exposition présente également des œuvres plus anciennes de Stéphane Couturier, qui établissent un dialogue in situ avec les tableaux de Fernand Léger. Les deux artistes partagent une même fascination pour les profondes mutations de la ville, un intérêt commun pour le monde du travail, l’esthétique industrielle ou l’architecture moderne, notamment celle de Le Corbusier. Mais, tandis que Fernand Léger exprime, après la Seconde Guerre mondiale, sa foi dans le progrès, la modernité et la reconstruction, Stéphane Couturier documente, à partir des années 1990, la disparition progressive de la société industrielle et la transformation de l’espace urbain qui en découle, dans les métropoles mondiales (Paris, Berlin, Séoul, Brasilia, Salvador da Bahia, Alger).

Dans sa série inédite, conçue en écho à l’œuvre de Fernand Léger, Stéphane Couturier utilise la superposition de plusieurs photographies numériques, technique initiée en 2004 dans ses premières séries intitulées Melting Point. L’artiste fait naître une réalité hybride, à partir de la fusion de deux ou trois images. Cette synthèse entre deux réalités produit une multitude de détails, où l’œil du spectateur se perd et provoque une impression de mouvement et de dissolution du sujet, au sein d’une composition monumentale.

Aujourd’hui, l’œuvre photographique de Stéphane Couturier, jouant des potentialités infinies de l’outil numérique, allie une approche documentaire à un traitement complexe de la composition. A la manière d’un tableau cubiste, elle puise dans le réel, le fragmente et, grâce au rythme et aux contrastes entre lignes, formes et plans colorés, le dépasse pour en offrir une nouvelle perception.

Stéphane Couturier interroge ainsi la nature prétendument objective du medium photographique : s’affranchissant de la réalité la plus immédiate, ses photographies nous font voyager dans un paysage imaginaire où tout devient possible.

MUSEE NATIONAL FERNAND LEGER
Chemin du Val de Pôme - 06410 Biot
musees-nationaux-alpesmaritimes.fr